Connect with us

Entrevistas

Viajamos en trenes de primera clase con Dani Torrent

Published

on

Clementina desde pequeña había sido educada por su padre para entrar en la alta sociedad de la época. Toda su vida se había esforzado por aprender los modales y la etiqueta que la alta sociedad exigía. Su padre tenía la esperanza de que, gracias a las relaciones que había cultivado durante años de trabajo en la administración pública, conseguiría para ella un buen matrimonio. El estallido de la guerra en su país y la muerte de su padre, acaban de repente con esos planes de futuro planteados. Sola, sin casa y sin apenas recursos debido a los desastres de la guerra, Clementina idea un plan: gastarse hasta el último céntimo de sus ahorros en un vestido de seda y un pase de un año para viajar en trenes de primera clase. Así presenta Triqueta verde ‘Viajes en trenes de primera clase’, un trabajo de Dani Torrent, con el que hemos charlado un poco más acerca de este pñroyecto.

Dani Torrent

¿Cómo surge este proyecto? Dani Torrent: “Un amigo me contó una anécdota de una conocida, que tiempo atrás decidió buscarse un marido rico. Para ello se compró un pase en trenes de primera clase y se dedicó a viajar sin rumbo por Alemania, sin otro objetivo que entablar conversación con viajeros acomodados. Me pareció una idea entre loca y genial, en un tren no hay mucho más que hacer que charlar, sobre todo en la era pre-internet, y si alguien se pone a hablar contigo tampoco hay modo de escapar, así que pensé que se podría escribir un cuento a partir de eso. En realidad lo cambié casi todo: en primer lugar lo ambienté en la Belle Époque, cuando los viajes en tren aún eran sinónimo de romanticismo y aventura, y lo que empuja a nuestra protagonista a buscarse un marido es la irrupción de una guerra (¿la primera guerra mundial?) que la deja sola, sin posesiones y sin hogar. Pero el gran cambio es que si bien la señora alemana que sirvió de inspiración encontró su marido rico, nuestra protagonista se encuentra a sí misma y se construye un futuro como mujer independiente. De este modo se convierte en una historia de autoconocimiento y empoderación”.

“En cuanto a la ilustración, la visita a una exposición sobre el ilustrador de principios de siglo XX Xavier Gosé, fue un impulso importante, aunque después mi estilo haya ido derivando hacia otro lado”.

¿Qué encontrarán los lectores en sus páginas? “Encontrarán una historia de aire melancólico con un final luminoso -nos cuenta Dani Torrent-. Una narración que se organiza como un cuento clásico, donde Clementina, la protagonista, tiene tres encuentros con tres caballeros, cada uno más rico y poderoso que el anterior, y más siniestro. Pero tomamos esta estructura tradicional para darle un giro y convertirlo en una fábula feminista con una lectura radicalmente actual, crítica con el clasismo y el materialismo. Clementina se da cuenta de que no quiere encerrarse en la jaula de oro que esos caballeros le ofrecen, pues se ha enamorado del viaje mismo y encuentra la felicidad a los mandos de una locomotora (su propio destino)”. 

Dani Torrent

¿Cómo fue el trabajo de investigación/documentación para este proyecto? “La verdad es que fue una de las partes más interesantes del proceso. Situarlo en los años 10 del siglo XX era fundamental para la historia, pues en ese momento las relaciones de los hombres y las mujeres estaban totalmente codificadas y compartimentadas, pero al mismo tiempo todo eso empezó a cambiar con los inicios del feminismo y la incorporación de la mujer al trabajo a causa de la primera guerra mundial. Así que no sólo tenía que saber sobre la apariencia de las cosas (cómo era la moda en aquel momento, cómo estaban decorados los vagones de tren, qué forma tenían las locomotoras…), sino también tenía que investigar sobre la etiqueta que regía la vida en los trenes y fuera de ellos: ¿podía una dama quitarse los guantes o el sombrero en espacios públicos?¿Cómo era percibida una mujer que viajaba sola?¿Había ya mujeres ferroviarias?, elementos todos ellos importantes para lo que quería contar”.

“Me hice una carpeta con imágenes de todo ello, pero también con imágenes de atardeceres, fenómenos meteorológicos, luz entrando por las ventanillas, a modo de mood board para meterme fácilmente en ese ambiente de ensoñación e introspección que quería dar al libro”, afirma Dani Torrent.

“Por último, una mirada atenta podrá reconocer referencias a la historia del arte en varias ilustraciones, que dan claves sobre los pensamientos de los personajes, sus relaciones, su lugar en la sociedad…”

¿Qué dirías que tienen de característico tus ilustraciones para este libro? ¿Qué hay de nuevo o diferente respecto a otros trabajos? “En mis ilustraciones he continuado la línea de trabajos anteriores encaminados hacia la expresividad de la línea, con una desproporción elegante de la figura y un tratamiento algo más gestual. En este trabajo en concreto he intentado dar mucha importancia al ambiente, a los efectos de luz, que a veces parece engullir a las figuras y desdibujarlas. Esta calidad evanescente de las ilustraciones se refuerza con composiciones bastante elípticas, con grandes espacios vacíos, donde los personajes se sitúan casi como si estuvieran escondiéndose, muy cerca de los bordes”.

“Pero lo que creo que se diferencia más de mis anteriores trabajos es la articulación de la imagen con el texto -continúa Dani Torrent-. La historia narra las acciones, las anécdotas, mientras que las ilustraciones muestran más los momentos de reflexión, la mirada de Clementina, su fascinación creciente por el viaje y por conocer el mundo, y nos hacen sentir el proceso interior por el que pasa Clementina para tomar su decisión al final del libro. Imagen y texto se van combinando de diferentes maneras según las necesidades de la narración: hay ilustraciones a doble página sin texto, o páginas que sólo contienen texto, a veces una página prácticamente vacía sólo tiene un detalle o una frase, o una serie de viñetas sin texto nos da una secuencia temporal y pone un pie en el cómic. Todo ello va creando diferentes ritmos de lectura”.

¿Con qué técnicas trabajaste? “Básicamente trabajé con técnicas secas, lápiz de grafito, lápices de color y pasteles sobre papel crema, que le da un aspecto antiguo a todo el libro, y algún retoque de Photoshop posterior”.

Dani Torrent
Dani Torrent

Cuéntanos algo del proceso de elaboración del libro. “Como todos los proyectos personales en los que soy ilustrador y autor el trabajo se ha ido gestando a lo largo de años, avanzándolo en los espacios que quedan entre encargos -relata Dani Torrent-. El texto salió rápido, en un par de días, aunque se estuvo puliendo y retocando hasta el mismo día de entrar en imprenta, especialmente el último capítulo. La resolución la tenía clara, pero tuve que encontrar el tono sin perder el misterio, romanticismo y el aire de fábula que había tenido el texto hasta ese momento”.

“En cuanto a las ilustraciones, fueron pasando por diferentes estilos, y lo que pasa cuando no tienes fecha límite y eres algo obsesivo es que vas repitiéndolas una y otra vez, creo que debe de haber más ilustraciones descartadas que publicadas. El tiempo de confinamiento fue decisivo para poder avanzar y tener ya un libro completo (aunque no definitivo) para poder buscar editor, que encontró en Víctor de Triqueta verde, el editor ideal, que me dejó hacer todas las modificaciones que creí necesarias y me lo puso facilísimo”.

“Empecé las ilustraciones con una idea general del libro pero sin hacer Story-Board, lo que si bien no es muy eficiente para hacer un trabajo rápido, me permitió cambiar el orden de las imágenes, agruparlas, o relacionarlas con una parte diferente del texto, en definitiva, seguir jugando hasta el final con el ritmo y la musicalidad del relato”, asegura Dani Torrent.

¿En qué trabajas ahora?¿Algún proyecto nuevo? “En los últimos meses he estado trabajando en una serie de pinturas sobre papel o lienzo con el tema de la intimidad. Tengo pendientes de empezar un par de encargos, y con ganas de embarcarme en algún proyecto narrativo propio. Tengo una idea sobre el día en que los paraguas del mundo hacen la revolución”.

Continue Reading

Arte Urbano

Wedo Goás: «Intento que mis trabajos hagan reflexionar al viandante»

Published

on

Wedo Goás

El mural As Mouras, del artista gallego Wedo Goás, creado en el marco del Perla Mural Fest 2025 de Fene, ha recibido el premio a mejor mural del mundo 2025 en la categoría Expert Spotlight por la plataforma internacional Street Art Cities. Hace unos días preparábamos una pequeña entrevista con él sobre su trabajo como muralista, partiendo de uno de sus trabajos. Este es el resultado.

Wedo Goás
Mural ‘As Mouras’

¿Cómo surge la idea de ‘Don’t be afraid of wasting time’? “Esta idea me rondaba desde hace tiempo, casi desde mi llegada a Barcelona ya hace 13 años. Las grandes ciudades tienden a devorar el tiempo de las personas, a hacer que nos centremos en la productividad, el trabajo y el consumo, dejando apenas tiempo para poder tomar conciencia de nosotros mismos, nuestros intereses o nuestros verdaderos deseos”.

¿Qué has querido reflejar en este mural? “En este mural quiero generar un reflexión sobre cómo afrontamos nuestro día a día en esta sociedad de consumo. Creo profundamente en la necesidad de aburrirse, de no tener miedo a dejar que los minutos pasen sin un propósito concreto. Estos momentos son los que de verdad podemos utilizar para poner en marcha nuestra mente y cuestionarnos nuestro entorno, nuestra vida, divagar y dejar volar la imaginación. Una sociedad que termina con esto es una sociedad que ha terminado con la autodeterminación, la creatividad y el amor propio. Pero esta es mi opinión claro”, afirma Wedo Goás.

Wedo Goás
Mural ‘Don’t be afraid of wasting time’

Me gustaría que me hablaras de tus procesos de trabajo. No sé si sueles trabajar con algún boceto previo… “Normalmente mi proceso creativo comienza como un bombardeo de ideas, los conceptos y las imágenes van tomando forma en mi mente a medida que me acerco al tema que me gustaría tratar y dónde lo voy a tratar. Una vez tengo la idea que quiero trabajar compongo la imagen mediante fotografías. Cada mural requiere de un proceso distinto para llevar la idea de la mente al muro”.

¿Con que técnicas trabajas habitualmente? Y ¿materiales? “Mis murales los trabajo completamente con pintura plástica, la clásica pintura de fachadas, y con brochas y rodillos -continúa Wedo Goás-. Me gusta afrontar el mural de la misma forma que se afronta un lienzo, con mi paleta de colores y mis pinceles. Solo cambia el tamaño del soporte y las brochas”.

Wedo Goás

¿Hay algo nuevo en este sentido en ‘Don’t be afraid of wasting time’ respecto a otros trabajos? “Creo que en todos los trabajos siempre se añade algo nuevo ya sea de forma consciente o no. En este caso opté por mucha luz, una imagen a cielo abierto en un día soleado y despejado, a la mujer le da el viento en la cara y está en una azotea, sobre el bullicio de la ciudad. Son las sensaciones que yo evoco a ese momento de reflexión y de no hacer nada. Como curiosidad te diré que en un primer momento la mujer estaba sentada encima de una cámara de vigilancia, que quedaba situada entre sus piernas en la parte baja de la composición. Pero el ayuntamiento me invitó a quitar ese elemento. Elemento que en mi opinión reforzaba la narrativa del mural y ponía énfasis en una sociedad en continua exposición”.

Wedo Goás

¿Qué dirías que es lo más difícil a la hora de enfrentarse a una fachada en blanco? “En mi caso lo más difícil siempre es el momento de dar color a la imagen, cambiamos constantemente de marca de pintura dependiendo de donde pintes y siempre se comportan de formas distintas -asegura Wedo Goás-. La pintura plástica al secar tiene la característica de que el tono varía mucho de húmedo a seco, por lo que controlar este cambio y hacerte con el control del color suele ser una batalla compleja cuando la pintura no está de tu parte”.

¿Y lo más satisfactorio? “Lo más satisfactorio es cuando hay pocos contratiempos y puedes invertir ese tiempo que has ganado en dar más detalle y más calidad a la obra. También, claramente, el momento final cuando el mural ya está terminado y todo ha ido bien, la gente está contenta con el trabajo y te sientes orgulloso de la obra”.

Wedo Goás

¿Qué importancia tiene la colaboración con otras personas en la realización de trabajos de esta envergadura? “Creo que la colaboración siempre es enriquecedora, se aprende mucho de otros artistas, su forma de afrontar el trabajo, su técnica y su visión. En este trabajo en concreto no tiene una envergadura muy compleja, pero en trabajos de edificios de 14 plantas o similares, creo que la colaboración es esencial, ya que este es un trabajo que desgasta mucho tanto física como mentalmente, y siempre es más fácil remar cuando no estás solo”, nos cuenta Wedo Goás.

¿Qué dirías que caracteriza tus trabajos en la calle? “Es complicada esta pregunta, me cuesta ver mucho qué es lo que me caracteriza. Intento que mis trabajos tengan un mensaje que hagan reflexionar al viandante, o que devuelvan trozos de la cultura que quizás se están perdiendo. Me gustan mucho la pintura clásica, el barroco y creo que eso también se hace notar en mi obra”.

¿En qué trabajas ahora? ¿Algún proyecto nuevo? “Actualmente estoy en un proyecto que estoy disfrutando muchísimo. Se trata de una nueva línea de cuadros, en los que realizo maquetas de edificios representativos, con un alto realismo y detalle para luego intervenirlos con pinturas al oleo que simulan murales. Así pretendo unir mis pasiones, escapando del formato clásico de cuadro y generando estos objetos tridimensionales llenos de materiales y detalles que capturan la calle para llevarla a los interiores”.

Wedo Goás

Wedo Goás

Continue Reading

Álbum Ilustrado

Raquel Catalina ilustra las múltiples lecturas de ‘Grande y pequeña’

Published

on

Raquel Catalina

Grande y pequeña’ es una historia conmovedora de múltiples lecturas que aborda el paso del tiempo, la memoria, la naturaleza, el arte y la inspiración. Nos acerca a la vida, desde la infancia a la vejez, de una mujer curiosa y creadora, libre y empoderada, sensible y auténtica; un apasionante recorrido desde su casa natal en el bosque hasta la ciudad, y de vuelta a sus orígenes. El arte -siempre inspirado en la naturaleza- ha marcado su trayectoria y también da aliento a un hombre desamparado que se instala en su casa cuando la protagonista ha menguado tanto que hasta el vecindario se ha olvidado de su existencia.

La obra distinguida con el XVIII Premio Internacional Compostela para Álbumes Ilustrados destaca por su calado poético y emotivo, su poder evocador y su carácter poliédrico: la vida, la memoria como sanación, el paso del tiempo, la soledad elegida, la naturaleza, el hogar, la resiliencia… Siguiendo un hilo cronológico y con un tono descriptivo, el texto de Arianna Squilloni aborda también el día a día de las personas mayores; una propuesta literaria que, de forma audaz, introduce silencios narrativos donde -en ausencia de palabras- se potencia el relato visual. Las ilustraciones de Raquel Catalina nos envuelven en una atmósfera cambiante que va desde la calidez de los escenarios domésticos a la frescura de los espacios abiertos. Con ésta última hemos charlado un poquito más sobre este maravilloso libro que edita Kalandraka.

Raquel Catalina

Lo primero, cuéntanos cómo nace este proyecto. “Arianna Squilloni y yo ya habíamos trabajado juntas en ‘Diario desayuno’, para su editorial A buen paso. Me ofreció ilustrar un cuento suyo. Podría haberle dicho que sí sin siquiera leerlo, porque me encanta su trabajo, su manera de contar y su mirada sobre las cosas. Me encontré con una historia llena de significados profundos y que me tocaba en lo personal. Recuerdo de forma muy nítida pensar que tenía un tesoro entre las manos, pensar “¡qué suerte!”. La idea en principio era presentarlo al Premio Internacional Compostela y luego ya veríamos”, nos cuenta Raquel Catalina

¿Qué encontrarán los lectores en las páginas de este libro? “Un relato sobre el paso del tiempo, sobre plenitudes, renuncias, sobre búsquedas y encuentros fortuitos…”.

¿Qué te pareció la historia de Arianna la primera vez que la leíste? “Como ya te decía, me enamoró. Las historias como ésta, que recurren a imágenes más simbólicas, tienen el poder de hablarnos de cosas profundas y muy universales”. 

Raquel Catalina

¿Cómo fue el trabajo con ella? “Yo con Arianna me siento muy a gusto trabajando, con mucha libertad para proponer ideas que a veces cuajan y otras no -confiesa Raquel Catalina-. Pero es muy delicada con el trabajo del otro. Fuimos poco a poco ajustando dibujo y texto y ese proceso siempre es bonito”. 

¿Cómo fue el trabajo previo al libro? Me refiero a esa fase de investigación, de documentación, de pruebas, no sé si de dibujos en algún cuaderno… “Mi búsqueda inicial fue en torno al personaje y cómo construirlo. Su físico, su ropa, los objetos que la iban a rodear, la casita del bosque… Siempre me hago un archivo lleno de fotos muy variadas y que selecciono de manera bastante intuitiva, poco racional. Son muy útiles para el proceso. Empiezo a dibujar sobre esa base, pero luego los dibujos siempre van creciendo solos”, asegura Raquel Catalina

Raquel Catalina

¿Qué dirías que tienen de característico tus ilustraciones para este libro? La última vez que hablamos fue sobre tu trabajo en ‘Ingrávida’, ¿qué hay de nuevo o diferente con respecto a otros trabajos? “Ha habido una especie de coyuntura feliz para mí con esta historia. Me parecía que lo que más me apetecía hacer en ese momento en cuanto a técnicas, colores, le quedaba bien a la historia. Así que ha sido un proceso que he disfrutado mucho a pesar de que hubo que hacerlo en un plazo bastante ajustado de tiempo”. 

¿Con qué técnicas trabajaste? “Usé gouache, lápiz y lápices de color”.

Raquel Catalina

Si hablamos del color, al pasar las páginas el amarillo se nos hace muy presente… “En general no me gusta trabajar sobre papel blanco y, si es posible, lo suelo llevar hacia tonos cálidos. Pero en este caso el color del fondo tiene una función que es resaltar el pelo blanco del personaje de Natalia y ayudar a encontrarla cuando va encogiendo”, afirma Raquel Catalina

Danos algunas pinceladas sobre el proceso de realización de este libro. “La parte que me llevó más tiempo fue encontrar el personaje de Natalia. Empieza siendo adolescente hasta cumplir los noventa años. Es difícil conectar todas estas etapas, necesitaba crear algún tipo de hilo conductor y acabé construyéndolo en gran parte a través de su pelo. Si te fijas hay toda una historia en torno a él que conecta con la narración. También quería que fuese un personaje con personalidad y encanto y creo que lo he conseguido porque ahora la gente ve “Natalias” por la calle y me lo cuenta. ¡Eso me encanta!” 

Raquel Catalina

¿En qué trabajas ahora? ¿Algún proyecto nuevo? “Sí, voy justo a comenzar otro libro para Kalandraka que tiene como protagonistas a una niña y sus dos abuelas. Y otro con A fin de cuentos que me apetece muchísimo y será mi primer libro de no ficción”. 

Continue Reading

Álbum Ilustrado

Mercè Galí nos cuenta lo que hay detrás de ‘Un artista es…’

Published

on

Mercè Galí

¿Qué es un artista? ¿Qué inspira su creatividad? Quizá no haya una sola respuesta, pero lo cierto es que todos y todas compartimos la capacidad de imaginar, de emocionarnos y ¡de crear cosas extraordinarias! ‘Un artista es…’ es un pequeño manifiesto que pretende desmitificar las ideas preconcebidas sobre el arte, y nos hace sentir más cercanos a la figura del artista y a su manera de ver el mundo mediante la imaginación y la libertad creativa… Un álbum de Marta Ardite y Mercè Galí que edita Juventud. Con Mercè charlamos un poquito más sobre su trabajo en este libro.

Mercè Galí

¿Cómo nace este proyecto? «El proyecto nace a partir de la propuesta de Elodie, de la editorial Juventud. Ella y Marta pensaron que podía encajar conmigo y me enviaron el texto. Desde el inicio me dieron libertad para desarrollar el proyecto y darle una vuelta personal, tanto a nivel visual como narrativo». 

¿Qué encontrarán los lectores en sus páginas? «Encontrarán un álbum que invita a lecturas abiertas y a generar debate entre lectores de distintas edades. El libro aborda un tema que ha sido tratado muchas veces, pero desde una mirada muy vinculada al mundo del arte y a las personas que trabajamos en disciplinas creativas. Comparto muchas de las características que Marta describe en el texto y quise expresarlas desde el juego, la experimentación y una mirada muy personal», nos cuenta Mercè Galí

Mercè Galí

«La relación entre texto e imagen es fundamental: uno no funciona sin el otro. En cada doble página el lector conecta lo que lee con lo que ve. El libro comienza con un diálogo entre Pau y su hermana Greta, a partir de la pregunta ¿qué es un artista?, y Pau va enumerando distintas características que siente que definen a un artista. Cada definición se traduce visualmente de una forma distinta. En algunas páginas se habla de inventar mundos, con guiños a artistas como Joan Miró; en otras, el collage, la fotografía o la poesía visual ayudan a ampliar el significado del texto. La idea es que cada lector complete la lectura desde su propia experiencia».

Mercè Galí

«En una de las dobles páginas aparece una fotografía integrada en la ilustración de mi hermano y mía cuando éramos pequeños, con las rodillas bien sucias. Me vino esta foto a la cabeza cuando leí este enunciado. En este caso encajaba perfectamente con el texto que habla de experimentar, ensuciarse y explorar nuevos caminos… Joan es escenógrafo y ambos hemos seguido caminos relacionados con el arte. Me gusta hacer este tipo de guiños cuando tienen sentido dentro del libro», afirma Mercè Galí

Mercè Galí

¿Qué dirías que caracteriza las ilustraciones de este libro? «Cada doble página es como una pequeña sorpresa. Cuando empiezas el libro ya sabes que no se repiten las técnicas y esperas algo nuevo en la siguiente. Las imágenes se inspiran directamente en las definiciones del texto. He trabajado mezclando collage, fotografía, tinta china, acuarela, frottage, lápiz de color, estarcido, técnicas digitales y gyotaku, buscando siempre coherencia con lo que se está contando». 

¿Con qué técnicas te sientes más cómoda? «Me gusta experimentar y mezclar materiales, pero siempre intento mantener un equilibrio entre trazo, mancha y color -continúa Mercè Galí-. Me interesa especialmente el trazo manual y dejar espacio al azar y a lo imperfecto, aunque después sea yo quien decide qué permanece en la imagen». 

Mercè Galí

¿En qué trabajas ahora? ¿Algún proyecto nuevo? «Este verano terminé el álbum “Niño Tejuela” (Pehuén) y después trabajé en dos libritos de canciones tradicionales para CombelSi fa sol de cantarelles y Mi sol si de cantinelas. Por último ilustré “Rondas para susurrar” para Muñeca de Trapo (Chile), un proyecto muy lindo escrito por Eugenia Roman. Ahora estoy con “Crecer” para Amanuta. un libro informativo que sigue la línea de “Nacer” con texto de Eugenia Perrella».

Mercè Galí
‘Niño Tejuela’
Mercè Galí
‘Rondas para susurrar’
Continue Reading

Tendencia

2024 © Un Periodista en el Bolsillo | Las ilustraciones pertenecen a cada uno de sus autores